Dienstag, 19. Dezember 2023

John Cale










 
 
John Cale erschien mir immer wie eine Shakespeare-Gestalt, der sinistre Calevolio, freilich ist da sein Song "Macbeth" und sein diabolisches Gekicher auf "King Harry" ("All hail, King Harry, all hail! But a whisper of your former self! Your wives, your wives, your wives are all dead!"), die Anspielung auf "a second hand Shylock" in "Wilson Joliet", einem Song von "Honi Soit" (1981), der mit "We are shuffled like a pack of cards in the dead of night" auch eine der besten Shakespeare-Zeilen enthält, die Shakespeare nie schrieb, da ist das Shakespeare-Zitat auf dem Cover von "Fragments Of A Rainy Season" (Banquo: "It will be rain tonight." - 1st Murderer: "Let it come down.") und weiß Gott was noch, vor allem aber hatte Cale immer diese Aura des hintersinnigen Bösewichts, des undurchschaubaren Verschwörers, des Mannes mit dem secret plot, den er unter durchgedrehtem wit und gnadenlosen Sprachspielen verbirgt: bösartige Intelligenz in paranoischer Spannung und over the top. Songs "wie unlösbare Rechenaufgaben" über "das Trügerische in uns allen", wie Jan Wigger schrieb.

Nach Erscheinen von "Honi Soit" bezeichnete Cale sich als "musikalischer Hamlet", der sich auf Worte konzentriere, "weil mich die Musik langweilt, ich will mich von der Musik absondern. Ein ironischer Schritt (murmel murmel)." Tatsächlich befindet sich Cale in ironischer Position zu allen Ironie-Behauptungen. Über Rockmusik despektierlich zu sprechen, war ein täuschendes Markenzeichen des klassisch geschulten Musikers und Komponisten, während das Oeuvre seiner "Rock"-Platten immer weiter anwuchs mit Songs, die zwischen fragiler Schönheit und Psychose oszillierten, Songs über die seltsamen Beziehungen der Menschen aus der Perspektive eines Mannes, der dabei ist, jeden Respekt für anything human zu verlieren und doch Zärtlichkeit für something human aufrechterhält. Songs, deren Urgrund eine überwältigte, überwältigende Melancholie ist, a most humorous sadness, die eben nur noch in Shakespeareschen Verkleidungen auftreten kann.

"I have neither the scholar's melancholy, which is emulation; nor the musician's, which is fantastical; nor the courtier's, which is proud; nor the soldier's, which is ambitious; nor the lawyer's, which is politick; nor the Lady's, which is nice; nor the lover's, which is all these: but it is a melancholy of mine own, compounded of many simples, extracted from many objects; and indeed, the sundry contemplation of my travels; which, by often rumination, wraps me in a most humorous sadness." - Shakespeare, As You Like It

Was kann ein Mann noch tun, der auf "All Tomorrow's Parties" und "Venus In Furs" mitgespielt hat? Vom Donner gerührter Hausmeister der Wahnideen, als ich dieser Frage nachging. (Ledas Frage "Kann traurige Musik dich traurig machen?" galt dem Widerschein, den sie bei einem Song von John Cale sah. Es war "Riverbank".)










"Vintage Violence", "Fear", "Slow Dazzle", "Sabotage", "Honi Soit" und vor allem "Paris 1919" sind Platten, denen ich immer dankbar sein werde. Für die Weite, die sie eröffneten in der traumhaften Schwere eines Zimmers. Sie sind, alle zusammen, wie ein einziges Bild in allen Farben von Schönheit und Wahnsinn, Melancholie und Surrealismus. Weite: allein das Piano auf "Charlemagne" kann Verzweiflung exorzieren.






Diedrich Diederichsen über "Paris 1919" von 1973: "Sagen wir mal: die beste Kollektion romantischer Songs seit Schuberts 'Winterreise'. Der Titelsong 'Paris 1919' war für mich immer eng an Proust-Lektüre geknüpft."







Cale: "Paris 1919 ist über Sehnsüchte. Diese Platte hat mit den Sehnsüchten nach anderen Zeiten und Umgebungen zu tun. Nostalgie eben. Ich bin wahrscheinlich nicht Realist genug, um Nostalgie für ein Gift zu halten."





 
 
 
Stephen Holden im Rolling Stone: "The subject of Paris 1919 is nothing less than the entirety of Western European high culture, viewed roughly from a post-World War I, Dada-Surrealist perspective. The album is an epic reassessment of history, geography and art itself.  At its most accessible, the poetry is highly illusory and multifaceted. The clearest example is in the album's most beautiful cut, Andalucia, in which impressions of a woman, a place and history are woven inextricably into a moving and mysterious entity."

Wolfgang Bauduin nannte "Paris 1919" ein "mit Stahlnägeln angereichertes Glas Honig". Half Past France:






Vielleicht stammt Cales Macht, Schönheit nicht geheuer erscheinen zu lassen, schon aus der Konstellation bei Velvet Underground, die Cale in die Rolle des Sideman drängte, der Finsteres im Schilde führt. In den 80ern ist Unberechenbarkeit Cales zweiter Name. Eine meiner liebsten Reliquien aus dieser Zeit ist ein Zeitungsausschnitt mit dem Titel: "Cale not normal, claims critic". John Cale am 7. März 1983 in der Hamburger Markthalle: die bedrohlichste Präsenz, die ich jemals auf einer Bühne sah. Auch wenn sich über einer verstimmten Gitarre die unheilschwangere Spannung schließlich löste. Damals war Cale wie Captain Kurtz: horror has a face and you must make a friend of horror. Man wußte einfach nicht, wo er noch hingeht, nachdem er etwas wie "Fear Is A Man's Best Friend" auf der Bühne hinter sich gebracht hatte, und seine Schwarz-wie-die-Nacht-Version von "Heartbreak Hotel", bei der man ihn zu 90% sterben sah, war so haarsträubend intensiv, daß ich bis heute jedem seiner gutgelaunten Scherze nur zu 90% traue.
 


 

 
 
Als Cale 1977 auf dem Höhepunkt von Punk durch England tourt, ist er angewidert von den Gewalttätigkeiten und der zur Schau gestellten toughness der Pogo-Meute. Er nimmt ein totes Huhn mit auf die Bühne und köpft es während der zweiten Strophe von "Heartbreak Hotel".

"Thwock! I decapitated it and threw the body into the slam dancers at the front of the stage, and I threw the head past them. Everyone looked totally disgusted. The bass player was about to vomit and all the musicians moved away from me. Even the slam-dancers stopped in mid slam. It was the most effective show-stopper I ever came up with."
Angeblich sollen auch die Worte gefallen sein: 'Okay, if you're into violence, here's some Haiti for you."

Bald darauf: "Sabotage". R. Jäger auf amazon.de:

"Sabotage, live mitgeschnitten im New Yorker CBGB's im Juni 1979, ist reine Klaustrophobie, eine der radikalsten Aufnahmen des Rock'n'Roll, die bis heute viele, die sich aus vergleichbaren Positionen heraus explizit zu vergleichbaren Thematiken äußern, fast harmlos erscheinen läßt. Cales Hass ist reif, unerbittlich, unanfechtbar, systematisch und niemals kopflos. Ebenso radikal wie subtil entstellt der ausgebildete Orchestermusiker und Cage-Schüler die von Deerfrance gesungene, trügerisch hübsche Ballade 'Only Time Will Tell' durch eine einzelne, wohlgesetzte, disharmonische Note (...) Exzellente Band mit u.a. dem (kurz darauf verstorbenen) Ex-Contortion George Scott, dessen knurrend kriechender Bass einem wirklich den letzten Nerv rauben kann, und dem späteren Lounge Lizards-Drummer Doug Bowne. Eine ähnliche Platte existiert nicht."

"Mercenaries (Ready For War)": psychotischer Rasseldassel ohnegleichen.
 






 

Mercenaries are useless, disunited, unfaithful
They have nothing more to keep them in a battle
Other than a meager wage
Which is just about enough to make them wanna kill for you
But not enough to make them wanna die for you
I'm just another soldier boy
Just another soldier boy
Looking for work
Looking for work
Looking for war
My rifle is my friend
My rifle is my friend
I clean my rifle every day
I clean my rifle every day
That's why my rifle is my friend
Ready for war, ready for war
Ready for war, ready for war
Did some work in Zaire, the jolly old Belgian Congo
Went back to Geneva to get paid
Back there in Geneva, that's were the money grows
That's were the money grows, that's were the honey flows
They didn't wanna pay me
They didn't wanna pay me, but they did
Tryin' to separate me from my money is like separate me from my life
Ready for war, ready for war
Ready for war, ready for war
Let's go to Moscow, let's go to Moscow
Let's go, let's go, let's go to Moscow
Find the backdoor to the Kremlin
Push it down and walk on in
Say Howdy-owdy-doody-aye-doody-aye-a
5000 feet and closing
Target visibility 1-9
4000 feet and closing
Target visibility 3-6
3000 feet and closing
Target visibility 7-9
2000 feet and closing
Visibility 1-10
1000 feet and closing
Visibility 7-4
500 feet and closing
Visibility zero!
Ready for war, ready for war
You better be ready for war
 



Deerfrance: "He was decades ahead of his time, always has been. John never left a room in the state he found it, onstage or off. I have never seen a performer give more and being on stage with him was like being strapped into an Apollo spacecraft. There was nothing he wouldn't do to make the performance unforgettable, or to raise the consciousness of the crowd. He really never left a performance without rearranging the audience's chromosomes. All life must be lived that way. There is an expression in France about being serious. Really, if you are not serious, what are you, kidding?"

















John Cale in Hamburg 2012, Kampnagel: "Hello Hamburg, good to see you", begrüßt er uns aufgeräumt, beginnt mit seiner jungen Band das lange Intro von "Captain Hook", und bei der ersten Zeile, die Cale singt - "I lost my memory today, the day my ship set sail" - habe ich schon fast Tränen in den Augen. Warum? Weil die "Sabotage"-Version von "Captain Hook" mit dem ätherischen Backgroundgesang von Deerfrance in der Kathedrale meines Schädels liegt und weil es so ein weiter Weg war von da nach hier, über die verdammten sieben Meere und bei jedem "Can't you see you're losing me, again", bei jedem Scheitern: BY HOOK OR BY CROOK, I AM THE CAPTAIN OF THIS LIFE. Es folgt "Bluetooth Swings", und es wird viele neue Songs geben heute abend, verkündet Cale, "so fasten your seatbelts."
 
"Hey Ray", "Perfection", dann mit "Guts" der zweite Klassiker, und Cale variiert die berühmte, Kevin Ayers geltende erste Zeile zu "The bugger in the short sleeves fucked his wife". Mittlerweile erweist sich Gitarrist Dustin Boyer, mir bislang unbekannt, als einer dieser mir bislang unbekannten Gitarristen, die als "Hellcat" (Sturgis Nikides auf "Honi Soit") dem "Flight Surgeon" die blitzescharfen Klingen reichen: "anbetungswürdig", wie die MoPo schreiben wird. Mit "I Wanna Talk 2 U" und "Scotland Yard" folgen zwei weitere Songs von "Shifty Adventures In Nookie Wood", dann mit "Praetorian Underground" ein Stück von der bis heute nicht als CD veröffentlichten "Caribbean Sunset". Später wird mit "Satellite Walk" (von "Artificial Intelligence") ein weiteres Stück folgen, das sich zickig-maschinös & funky zielsicher einfügt in die Klangwelt der zwielichtigen Abenteuer im Lustwald, durch die Cale seine Nutty Professor-Erscheinung trägt: würdevolles Peroxidblond über Pepitamuster-Jacke. Dann hängt eine E-Gitarre über der Jacke: "Was folgt, ist eine von hypnotischen Beats getriebene Jahrhundert-Version des Klassikers 'Helen of Troy'. Hammerhart!" (MoPo). 

Mit Akustikgitarre das bewegende "Whaddya Mean By That" von der "Extra Playful"-EP ("You ask if you hurt me / Whaddya mean by that? / Look round the corner / You don't remember that?") und "The Hanging", mechanisierter Power-Pop, Situationistische Internationale-Pop, devianter Populismus. "Catastrofuk", im von Cales Tochter Eden dirigierten Video liefert Cale als Astronaut eine weiße Tulpe bei einer Weltraum-Domina ab, die ihm dafür ein neues Spielzeug schenkt. Und das ist genau, wo Cale sich gerade aufhält, sich verjüngend mit sardonisch-kryptischen Späßen, die keiner so richtig versteht, die aber trotzdem Spaß machen. Letztes Stück ist "Nookie Wood", hypnotisch kriechend, täuschend hymnisch, seltsam unterkühlt im heißen Sexwald, tight und wackelig zugleich.

"Nach einer Zugabe hat das euphorisierte Publikum noch immer nicht genug. Doch auch minutenlanges Klatschen lockt den Meister nicht mehr auf die Bühne. Neulich war es ein Österreicher, der die Menschen begeisterte, weil er sich aus 40 Kilometern Höhe zurück auf die Erde stürzte, nun katapultierte ein Genie das Publikum in die höchsten Höhen des Rock'n'Roll-Himmels. John Cale gibt ein triumphales Konzert auf Kampnagel." (MoPo)

Die Zugabe ist "Dirty Ass Rock'n'Roll", das er genauso spielt wie einer, der mit pink gefärbtem Haar im Buckingham-Palast erscheint, um sich den Order of the British Empire abzuholen. Serious kidding. Schließlich mag die Queen Pink, oder etwa nicht.

Thank you Oleg for being there with me.





























Cale singt "Frozen Warnings" von Nico am Ende des Films "Nico - Icon":





























Montag, 4. Dezember 2023

Scott Walker / Scott 4














I

 
Was ich im SPIEGEL ONLINE Forum über Scott Walker schrieb.


16.10.2006

Nebenbei, wenn es denn um Astrologie ginge: dem "Steinbock" sagt man ja nach, eher wertkonservativ zu sein und sich nicht gerade als Zerstörer gewohnter Strukturen hervorzutun. Die Musik könnte beweisen, daß gerade jene, die sich in der Tradition angeblich am wohlsten fühlen, also vielleicht auch am besten über sie Bescheid wissen, sehr weit ins Ungewohnte vorzudringen wissen.

David Bowie, Scott Walker, Blixa Bargeld, Patti Smith, Marilyn Manson, Syd Barrett, Jimmy Page - alle Sternzeichen "Steinbock". Allesamt sehr gute Kenner der Traditionen, allesamt sehr wagemutig und innovativ mit "Strukturen" beschäftigt, zum Teil an Orten, wo sonst keiner mehr ist oder war, sehr einzigartig in dem, was sie tun oder taten, ihrer Sache sehr ernsthaft verschrieben, z.T. schon märtyrerhaft "weit draußen".






05.01.2007

Scott Walker und Peter Hammill sind irgendwie jenseits von "gut" / "nicht so gut", die operieren einfach weiter in ihren eigenen Zonen, Hammill ist der, den sie in der Geschlossenen Abteilung "Shakespeare" nennen, und Scott Walker ist ein Alptraum Kafkas, eingespeist in eine Überwachungskamera.







18.08.2007

"Das Bild der Zwillingstürme ist ein Gleichnis für die amerikanische Selbstüberschätzung. Sie hatten keine geistig reflektierbare Substanz. Elvis hatte einen tot geborenen Zwillingsbruder und hat diesen nie gesehen. Dieser hatte für ihn also auch keine geistig reflektierbare Substanz. Das paßte zusammen."

Sagt der seinerseits legendäre Scott Walker, der in "Jesse" auf "The Drift" (2006) den jenseits von Gut und Böse einsamen Elvis Zwiesprache mit seinem toten Zwillingsbruder halten läßt ("In times of loneliness and despair, Elvis Presley would talk to his stillborn twin brother Jesse Garon Presley"), die Twin Towers stürzen ein und The King konstatiert: "I'm the only one left alive."

Wer weiß.







17.02.2008

[Auf die Frage nach Musik für den Weltuntergang]

Glaubt man an das alte magische Prinzip, nur die Waffe, die die Wunde schlug, kann sie heilen, nimmt man die beiden letzten Werke von Scott Walker mit, "Tilt" und "The Drift". Könnte sein, daß der Weltuntergang sich dann, überrascht, sich selbst zu hören, wieder zurückzieht.








27.07.2008

Gottgroß. So sehr ich die Walker Brothers der 60er liebe, richtig spannend ist, zur (Scott)-Hälfte, ihr "Nite Flights" von 1978.

Und dann, um den Kreis zu schließen, handelt dieser Scott Walker-Song von "The Drift" ja von...

"I read in an interview that those two guitar chords throughout the song are the same opening chords as 'Jailhouse Rock' by Elvis Presley, just downtuned 8 steps or so and played on a baritone guitar. It makes sense, seeing as the song is apparently supposed to be a conversation about 9/11 between Elvis and his brother Jesse. That said, music never made me truly frightened until this song."








06.09.2008

Anläßlich unserer polyphonen Einstimmigkeit muß ich mal die höchsten Töne kramwursteln: gehet und suchet den Soundtrack zum Léos Carax-Film "Pola X". Der Film ist zu Herman Melville, was "Apocalypse Now" zu Joseph Conrad ist, dementsprechend ein völlig außer Kontrolle geratener Exzeß, aber faszinierend bis dorthinaus. Dem Film verfällt man komplett oder man haßt ihn wie die Pest, in beiden Fällen kann man ihn nur 1x sehen. Auf dem Soundtrack überdeleruet Scott Walker Georges Delerue, Streicherstücke von solch Bittersüße habt ihr noch nicht gehört, und dazwischen läßt Walker ahnen, wie es klingt, wenn die Tore des Tartarus aneinanderschubbern.

[Light / Never Again / The Church Of The Apostles]












12.03.2009

Scott Walker war auch gerade mal 26, als er eine nervenzerfetzende Karriere als Pop-Ikone mit den Walker Brothers und ein Oeuvre von vier Solo-Platten hinter sich hatte, auf denen er Europa von Camus bis Ingmar Bergman, von Jacques Brel bis Prager Frühling abgehandelt und nebenher Gregorianischen Gesang studiert hatte. Neben einem solchen Enigmatiker muß man sich vermutlich entscheiden, ob Alex Turner mit seinen Anfang 20 ein wirklich versiertes Wunderkind oder nur ein genialer Rotzlöffel ist. Ich weiß es auch nicht. Was ich aber weiß, ist, daß "Scott 4" ein echtes Wunderwerk und "Boy Child" einer der Songs ist, für die das Wort "haunting" mal erfunden wurde. Reine unverständliche Schönheit, dunkel, süß, mysteriös, reine Poesie.








15.09.2009

Es war übrigens ein Playboy-Bunny, das den in Europa angelandeten Walker mit Jacques Brel vertraut machte. "I'd been dating this bunny who was German, and she used to play Jacques Brel all the time at home. One drunken evening I heard him and thought: 'This is amazing' and she translated the lyrics for me. I was just about to go in and make my first record, and so I thought I've got to have those songs. So, I had them, you know?"

Ich sag's ja immer, hohe Absätze und Kritik der Urteilskraft, untrennbar.








08.07.2010 

"The godlike genius of Scott Walker". Es ist der Ballon, der Billy heißt. Und der dem Jungen auf der Erde, dem der Ballon gehört, Antworten gibt. Der Ballon fliegt über die nächtlichen Dächer, schließlich umgeben von Sternen. Der Junge will, daß Billy herunterkommt, weil er nach Hause gehen muß, aber der Ballon kann nicht herunterkommen und der Junge kann nicht nach Hause gehen, weil sie beide außerhalb von Zeit und Raum sind und vielleicht ohnehin nur Erinnerung, aus einer Welt, wo die Plastic Palace People Erwiderungen bellen und blaffen und dir Furcht in den Kopf packen. Dieselbe Furcht, die den Jungen schon verfolgt, wenn er will, daß der Ballon herunterkommt. Der Ballon kennt den Weg von realer Welt zu ersehnter Welt. Durch die Furcht des Jungen kommt der verzerrte Klang von "They're laughing in the halls / They rip your face with lies" hinein in seine Welt. Aber es ist, als ob, solange der Ballon schwebt, das Kind nicht aus dieser nächtlichen Realität verschwinden kann. Es ist der Junge, der Billy heißt. Es ist der Mann, der Billy heißt, hilfesuchend in den Plastic Palace-Korridoren.


Over the rooftops sails Billy, a string tied to his underwear. Through cobblestone streets a child races and shouts, "Billy, come down from there! My mother's calling", his voice whimpers, a string clutched in his tiny hand. "Not till I've seen the sky's not lit up in tears, child try and understand, don't pull the string, don't bring me down, don't make me land."
Plastic palace people sing silent songs, they dream too long, their memories just stare.
Plastic palace Alice, she steals her cards, tomorrow deals with deafening despair.
Hurry, you've got to get in line, your nose might start to shine. And sweat it out and dance about [...?]
A harvest of stars surrounds Billy, the night clings to his happy eyes. A sleeping town square, beneath the fountain a child murmurs a weary sigh. "My mother weeps and weaves her hair with worries, please come down from there."
Plastic palace people. Through fields of clay and granite grey they play without a sound. Plastic palace Alice blows gaping holes to store her fears inside her lover's head.
Listen, they're laughing in the halls, they rip your face with lies, to buzzing eyes you cry for help, like dogs they bark replies.
Over the rooftops bursts Billy Balloon, sadly the string descends, searching its way down through blue submarine air, the polka dot underwear, to meet the trees in morning square, just hanging there, just hanging there.


Was ich sagen wollte... haltet den Ballon oben. :)
 









"Just in his music, there's so much mystery." - JD Beauvallet












II


SIE hatte mir "Boy Child / The Best of 1967 - 1970" geschenkt, nach kurzer Zeit hatte ich diese Songs so kristallklar im Kopf, daß es nicht normal war. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, Scott Walker zum ersten Mal zu hören, ohne in Ungläubigkeit innezuhalten; ohne überwältigt zu sein vom nahezu unbegreiflichen Phänomen, daß eine solche Musik tatsächlich existiert. Die Texte, die Arrangements, die den Songs bei aller Makellosigkeit inhärente strangeness und diese Stimme, diese zweifelsohne von den Göttern verliehene Stimme. Orpheus. Damon Albarn: "It was very much a kind of Year Zero, listening to Scott Walker."

Mitte der 1990er erwarb ich der Reihe nach "Scott", "Scott 2", "Scott 3", "Scott 4" - und "Tilt", jenes Album, mit dem die charismatischste & enigmatischste aller Legenden nach einer Dekade völligen Verschollenseins 1995 wieder auftauchte. "Tilt" wurde als erste Platte des 21. Jahrhunderts beschrieben und verursachte Gavin Friday "nearly a heart attack". Musik, die einen fühlen läßt, wie es ist, wenn einem langsam die Zähne herausgezogen werden - ohne Betäubung. Mit "Tilt" betrat Scott Walker einen Raum, den sonst noch niemand betreten hat.

In "30th Century Man", dem Film über Scott Walker von 2006, erscheint eine erlesene Schar von Sängern und Musikern, um die Faszination und den Einfluß Scott Walkers auf ihr Leben und ihr Schaffen zu würdigen, darunter David Bowie, Brian Eno, Radiohead, Alison Goldfrapp, Marc Almond, Jarvis Cocker (Pulp), Johnny Marr (The Smiths), Hector Zazou, Simon Raymonde (Cocteau Twins), Gavin Friday (Virgin Prunes), Damon Albarn (Blur) und Ute Lemper. Julian Cope mochte nicht vor der Kamera erscheinen, sandte aber einen Brief, in dem er sich über die Kompilation von Scott Walker-Songs äußert ("Fire Escape In The Sky - The Godlike Genius of Scott Walker"), die er 1981 zusammenstellte. Jean-Daniel Beauvallet, Herausgeber des Musikmagazins Les Inrockuptibles, erwähnt Echo & The Bunnymen, man könnte auch Künstler aus anderen Bereichen nennen wie Rainer Werner Fassbinder. Beauvallet sagt im Film: "I somehow envy people who don't know Scott Walker." Lucky bastards, "this huge world waiting for them." Aber auch: "careful, it's dangerous."

Die Walker Brothers wußten, warum die Sonne nicht mehr scheinen wird. A deep shade of blue is always there. Walker führt "das Modell des schönen, zerbrechlichen Existentialisten in die Popwelt ein" (1); er selbst beschrieb das Image der Walker Brothers einmal als "neurotic romanticism". Die Walker Brothers müssen Konzerte zuweilen nach Minuten abbrechen, weil das Pandämonium des teenage girl riot nicht mehr zu bändigen ist. Jedes gesungene Wort der Walker Brothers - weder waren sie Brüder, noch hieß einer von ihnen Walker - macht aus Mädchen Furien, die sich selbst nicht mehr denken hören können: in Dublin kippen sie das Auto um, in das die drei Walker Brothers nach einem Auftritt geflüchtet waren, und trommeln stundenlang an die Scheiben, eine Hundertschaft junger Schönheiten, die in Scott Walkers Erinnerung vor allem eins bedeutet: Todesangst.






Scott Walker war sehr dünn und inaugurierte die Sonnenbrille als Ausdruck melancholischer Stimmung. Und er trug praktisch immer eine Sonnenbrille. Als Noel Scott Engel am 9. Januar 1943 in Ohio geboren, Einzelkind, ständige Ortswechsel der Eltern, ein einsames Kind; die Eltern lassen sich scheiden, als er 6 Jahre alt ist. In den Sixties eines der meistphotographierten Gesichter der Popszene, ultimatives Sexsymbol, the epitome of cool. Als "Make It Easy On Yourself" den Rolling Stones-Überhit "Satisfaction" von der Nummer Eins-Position des Melody Maker verdrängt, bewerfen ein eifersüchtiger Mick Jagger und seine Entourage im Scotch of St James Club Walker, der mit seiner Freundin in einer Ecke sitzt, mit brennenden Zigaretten. Auf dem Höhepunkt der Walkermania, zur Zeit von "The Sun Ain't Gonna Shine Anymore", tragen die Walker Brothers auf dem Weg zwischen Bühneneingang und getaway car Sturzhelme. Orpheus, kurz davor, von den Mänaden in Stücke gerissen zu werden. In Portsmouth wird ein 14jähriges Mädchen im Tumult von einem dieser getaway cars angefahren; als sie wieder bei Bewußtsein ist, fragt sie die Notärzte ängstlich, ob es Scott gut gehe.






Scott Walker ist der große unglückliche Romantiker. Seine gedankenschwer wirkende Schönheit und seine Aura der Verletzlichkeit bilden eine unwiderstehliche Kombination. Legionen von Mädchen möchten ihn erlösen aus seinem Privatuniversum der Schmerzen. Aber es ist gerade die Schönheit der Melancholie, die er verkörpert. Das Dunkle hinter dem Romantischen. Tragisch gutaussehend und mysteriös, hip und intellektuell, den goldenen Walker Baritone über dramatische, epische, mächtige Arrangements von höchster Finesse legend: big backing für außergewöhnliche Intensität und Emotion. 25 bis 35 Musiker pro Aufnahmesession, keine Overdubs. Symphonische Melodramen, ein riesiger, überwältigender, hinwegspülender Sound, aber auch eine orchestrale Architektur voller Höhlungen und Echos. Johnny Marr beschreibt den Sound der Walker Brothers als "gothic and beautiful gloom", Paul du Noyer nennt Scott Walkers Stimme "a marvel of haunted gothic grandeur". Den Song "Mrs. Murphy", den Walker für eine B-Seite schreibt und der eigentlich ein Film ist, seine Geschichte mit Blende von Szene zu Szene erzählend, siedelt Marc Almond zwischen kitchen sink drama und Endstation Sehnsucht an: "If it was American, it would be Tennessee Williams."




 
 
 
Doch die Walker Brothers singen nicht die Songs, die Scott Walker singen möchte. Er sehnt sich nach Songs mit mehr Substanz.

Noch in den USA entwickelt Walker eine Obsession für Bergman-Filme wie "Das siebente Siegel" und "Die Jungfrauenquelle", er ist fasziniert von europäischer Literatur und Kunst. In Europa entdeckt er Sartre und Camus, diskutiert Existentialismus. 1995 wird er erklären, er habe Fassbinder geliebt; in "30th Century Man" erwähnt Walker neben Bergman auch Carl Theodor Dreyer, den Regisseur von "La Passion de Jeanne d'Arc" (mit Antonin Artaud als Mönch Massieu) und "Vampyr". In Europa aber will jeder über amerikanische Filme reden, über Woody Allen, "so I was the classic bore of the party."

Swinging London verursacht ihm Unbehagen. Der stage act der Walker Brothers wird Nacht für Nacht in ein Schlachtfeld verwandelt, die traumatischen Erfahrungen im Sturm der teen hysteria setzen einem komplexen Charakter zu, der Notausgänge sucht: tagelang absent without official leave, und zuviel Alkohol. Der phänomenale Erfolg der Walker Brothers - fan club membership ist zeitweise höher als bei den Beatles - trifft auf die Myriaden von Selbstzweifeln eines Mannes, der das Rampenlicht haßt. Walker hat chronische Bühnenangst, eine Furcht von nahezu paralysierendem Ausmaß. Wenn die Kameras bei Fernsehauftritten der Walker Brothers den begnadeten, von allen bewunderten Sänger einfangen, zittert die Hand, die das Mikrophon hält. "The God-Like Genius of Scott Walker": eine einzigartige Begabung, die jeder spürt, und nur er selbst hat kein Vertrauen in sie.

"It's because I'm frightened." Im August 1966, die Aufnahmen zum zweiten Walker Brothers-Album "Portrait" sind in der Endphase, unternimmt Walker einen Suizidversuch. "I'd developed an attitude of almost hate at what was going on around me," he revealed some years later. "I held it against anyone who appeared to be denying me my life, my privacy. Not only my fans - but also my friends. It was a very bad period. I thought everyone was trying to destroy my life. I had this idea that the press were people who misquoted me; fans were the ones who wouldn't stop ringing my phone, smashing my door and making me move flats. Then there was the man who was my manager - making me do it all; the agent who wanted my money; and the record company was sucking my blood ... It was very immature of me. But to someone going through a paranoic stage it all seemed to make sense." (2)

Wenn ein Mensch meint, daß jeder ihn anstarrt, und dann passiert das tatsächlich, ist das nicht unbedingt eine paranoische Phase. Eine Walkermaniacs-Horde schaffte es wie nebenbei, Marlene Dietrich in einem Hotelfoyer in Birmingham über den Haufen zu rennen. Nicht nur die schwindelerregende Unwirklichkeit all dieser Szenen bricht Walker buchstäblich fast das Genick: mittlerweile versuchen die Mädchen, den Walker Brothers die Sturzhelme vom Kopf zu reißen. Spätestens mit "Portrait" aber werden John und Gary endgültig zu Nebendarstellern, verblassend vor dem spektakulär geheimnisvollen Nimbus des Leadsängers. Walker hat eine natürliche Neigung zum Einsiedlertum, 1966 aber spucken ihn sein eigener Ruhm und der Fanatismus, den er inspiriert, in die Kälte kompletter Isolation: overwhelmed by loneliness. 

"In my room, way at the end of the hall / I sit and stare at the wall / Thinking how lonesome I've grown, all alone, in my room." - Die ersten Zeilen auf "Portrait".






Fab 208 fragt die Walker Brothers nach ihren persönlichen Ambitionen. John: "To become an international entertainer in all fields". Gary: "An international star". Scott: "To become a human being."

Ein Weg aus schlaflosen Nächten ist songwriting. Kaum ist "Portrait" erschienen, erklärt er seine Zukunft: "I'm writing surrealist songs and using surrealist arrangements." Einer dieser Songs ist "Archangel", für den Scott Walker seine musical directors Johnny Franz und Reg Guest ins Odeon Cinema am Leicester Square zerrt, um den unirdischen Klang einer enormen Pfeifenorgel aufzunehmen. 


Where's the girl, the canary stopped singing the moment she walked out the door
Where's the girl, the flowers are dying 'cause nobody cares any more 
The canary and the poor lonely flowers miss her so very much
You can tell this apartment and I are in need of a woman's touch
On the floor there is one nylon stocking and I'm leaving it there where it lies
Oh who'd have thought that one nylon stocking could ever bring tears to these eyes.





 
 
 
Scott geht in ein Benediktinerkloster auf der Isle of Wight und studiert Gregorianischen Gesang. Liebeskranke Mädchen hämmern an die Klostertüren. Father Dean händigt Walker einen Schlüssel aus und erklärt, er könne ins Kloster zurückkehren, wann immer er wolle. Walker trägt den Schlüssel jahrelang bei sich.

Scott und John entfremden sich, während einer Tourpause erklärt Scott seiner Mutter, daß die Gruppe praktisch am Ende sei. Jimi Hendrix hat einen Hit mit "Hey Joe", Walker Brothers-Balladen erscheinen im Handumdrehen als Anachronismus. Scott irritiert weiter mit Ankündigungen wie: er wolle nach Moskau gehen, um Schostakowitsch zu studieren. Zur Premiere von John Hustons "The Bible" erscheint er verspätet, ruft laut vom Wandelgang "Has God been on yet?" und wird gebeten, das Theater zu verlassen.






Die Pop-Ära, zu deren Göttern die Walker Brothers gehörten, war passé. Szene nach dem letzten Konzert der Walker Brothers: "Scott, sitting in the opposite corner with his back to everyone, scrutinised his reflection in the mirror and slowly and deliberately clawed his face with his hands. He then started hugging himself as if he was cold and was distinctly heard to mutter: 'It's over... thank God, it's over'." (3)

















"That is very important to me, to establish myself as myself." - Scott Walker 1967. 

Ein Freund erinnert sich, daß Francoise Hardy Scott Walkers "ideal woman" war: "Like a lovestruck schoolboy, he had her picture on the wall of his latest flat and one night dragged Martin down to a club to see her." (4). Walker schreibt Teile seines ersten Soloalbums in Kopenhagen, in der Wohnung seiner Freundin Mette Teglbjaerg, die er bald heiraten wird. "It's uncommercial and difficult to understand", sagt er. "Odd abstract stuff." Walker ist von Genet fasziniert, den Sartre als existentialistischen Helden feiert. Und die erste Übersetzung der Texte von Jacques Brel ins Englische durch Mort Shuman, für die er sich die Rechte sichert, setzt Walker buchstäblich unter Strom: "I took it and ran." Brel verändert alles für ihn: "He opened every door for me. Before this, I had been writing these strange B-sides for the Walker Brothers, but when I heard Brel, I didn't feel like such an alien. I thought, it can be done, and this is a guy who's doing it." 

Walker schätzt Brel für "rarely offering solutions yet stating the confusion so beautifully." Gavin Friday erklärt: wenn jemand Brel als Einfluß nennt, meint er eigentlich Scott Walker. Walker "took his songs and sang them like a Greek God." Der erste Song auf "Scott" ist Brels "Mathilde". In seiner BBC-Fernsehshow, die 1969 sechs Wochen lang läuft (die BBC hat alle Bänder der 6 Shows vernichtet, nur einige Audioaufzeichnungen existieren), kündigt Walker "Mathilde" als Song über eine "sadomasochistic love affair" an. 

"Phil McNeill, in an NME article of January 1977, described the devastating effect of Engel's discovery: 'Nobody, not even Bob Dylan, or Jim Morrison or Lou Reed ... has ever made more nihilistic, grandiose, debauched, schizophrenic, souls-in-torment, night-riding, heart-rending music than 'My Death', 'Amsterdam', 'Jacky', 'Next', 'Mathilde' and Scott's own Brel-influenced tales of paranoia and loneliness.' What Scott did, in effect, was take Brel's work as a starting point and absorb the Belgian's influence into his own material which gradually expanded on each of his first four solo albums." (5) Von nun an macht Walker die Platten, die er machen will.

Das Cover des ersten Soloalbums wird zum definitiven Scott Walker-Image: leidgeprüftes Antlitz gesenkt in tiefer Kontemplation, Sonnenbrille, Schal. Sadness, heartbreak, mystery, yearning, alles, was die ungeheure Ernsthaftigkeit von Walkers Stimme transportiert, ist auch in diesem archetypischen Bild eingefangen. Mit "Scott" beginnt Walkers zunehmend unkommerzieller Output, Fans zu irritieren, die sich langsam fragen, warum ein Mann, der alles hat, in solcher Permanenz so gottverdammt trübselig erscheint.

Tatsächlich beginnt der schwermütige Bastard (Nik Cohn) jetzt eine Art von Songwriting, die sein raison d'être wird: immer dunkler, immer mysteriöser, immer gewagter. Als ein anderer Scott die Welt nach San Francisco einlädt, bestimmt Walker als Richtung seiner Reise: Der Mensch ist ein Abgrund. Orpheus und die Unterwelt.

Wally Stott, Arrangeur, nach einer Geschlechtsumwandlung Angela Morley, erinnert sich an die erste Begegnung mit Walker: Scott sitzt auf dem Studioboden, Texte über den Teppich verstreut, spielt seine Stücke auf der Gitarre und läßt Sätze verlauten wie: "I really hear Sibelius here." Drei der zwölf Songs auf "Scott" hat er allein geschrieben: "Such A Small Love", "Always Coming Back To You" - und "Montague Terrace (In Blue)". Stott / Morley: "The imagery was so strong and so graphic, now and then I was a little shocked actually, like, you know - uh, is that allowed?"


The little clock's stopped ticking now
We're swallowed in the stomached rue
The only sound to tear the night
Comes from the man upstairs
His bloated belching figure stomps
He may crash through the ceiling soon
The window sees trees cry from cold
And claw the moon
But we know don't we
And we'll dream won't we
Of Montague Terrace in blue
The girl across the hall makes love
Her thoughts lay cold like shattered stone
Her thighs are full of tales to tell
Of all the nights she's known
Your eyes ignite like cold blue fire
The scent of secrets everywhere
A fist filled with illusions
Clutches all our cares
But we know don't we
And we'll dream won't we
Of Montague Terrace in blue








Auffallend an vielen Songs, die Walker singt: er befindet sich in einem Raum, von dem aus er Geschehen in angrenzenden Räumen wahrnimmt, interpretiert und in Phantasien umwandelt, eine nahezu voyeuristische Stimmung, die Nick Cave in seinem Song "From Her To Eternity" zur Obsession treibt:

Ah wanna tell ya 'bout a girl. You know, she lives in room 29. Well that's the one right up top a mine. Ah start to cry. Ah start to cry. When I hear her walkin'. Walkin' barefoot cross the floor-boards. All thru this lonesome night. Ah hear her crying too. Hot tears come splashin down. Leaking thru the cracks. Down upon my face. Ah catch'em in my mouth! Ah catch'em in my mouth! O walk and cry! From her to eternity! From her to eternity! From her to eternity! Ah read her diary on her sheets. Scrutinizin' every lil piece of dirt. Tore out a page'n'stufft it inside my shirt. Fled outa the window and shinning it down the vine. Outa her nightmare, and back into mine. Mine! Mine! Mine. From her to eternity! From her to eternity! From her to eternity! Walk and cry! Walk and cry! Kneel and cry! Kneel and cry! 
She's wearing those blue stockings Ah bet! And I know standin' like this with my ear to the ceiling... Listen, Ah know it must sound absurd but Ah can hear the most melancholy sound Ah ever heard!
This desire to possess her is a wound!






"Montague Terrace (In Blue)" beschreibt den unzerstörbaren, romantischen Traum zweier Liebender in einem Hexenkessel von Haus - Scott Walker in a nutshell. Immer tiefer wird Walker, angeleitet von Brel, hinabsteigen in eine zwielichtige, dekadente Welt der Huren, Gauner, Gifte, Außenseiter, in Geschichten von Liebeswahnsinn, Einsamkeit, Sex und Tod; doch immer wieder ist da, unendlich fragil und subtil, eine unangreifbare Würde und Schönheit, ein Licht am Ende der dunklen Melancholie. "Montague Terrace (In Blue) ist auch der Auftakt schier unwirklicher musikalischer Arrangements, dicht und luxuriös, doch immer mehr durchsetzt von surrealen drones und Spuren von Dissonanz.

Walkers unorthodoxe Haltung, sich von nun an als Album-Künstler zu verstehen, an Touren im bislang üblichen Stil nicht einmal zu denken, bringt ihm erste giftige Kommentare in Musikblättern ein. Eine Vorabsingle für das zweite Album, zu deren Veröffentlichung er genötigt wird, sorgt für weiteren Aufruhr, denn sie handelt unter anderem von "opium dens, authentic queers and phoney virgins": "Jacky", Brels tobende Hymne auf die Megalomanie. "We haven't banned it", erklärte die BBC, "we're just not playing it."

Walker war auf seiner Reise von teenage idol zu den outer limits, und seine Überzeugung, daß die menschliche Natur zu komplex sei für Flower Power ("But for talentless people, full of vice, it's the easy way out"), bestärkt ihn in der Hoffnung, seine Fans konvertieren zu können zu Aufgeschlossenheit dem nun wesentlich anspruchsvolleren Material gegenüber. Seine chronische Schlaflosigkeit münzt er um in fieberhafte Arbeit an neuen Songs, bis 6 oder 7 Uhr morgens.

"Scott 2" enthält mit "Next" einen Brel-Song, der wirklich verstörend ist, mit "The Girls From The Streets" Walkers eigenen Brel-Song, und als pièce de résistance "Plastic Palace People".

"Scott 2" verkauft sich gut. Walker erklärt in vertrauter Manier, er sei nicht glücklich mit dem Album: "Now the nonsense must stop, and the serious business must begin." 







"Scott Walker recoiled from stardom like a vampire in the sunlight." (Paul du Noyer). Seine garboeske Neigung zu Abgeschiedenheit wird weiter durch ausweglosen Ruhm erschüttert. Nach einigen Auftritten, denen er nur dann zustimmt, wenn auch seine frugale Lebensweise nicht verhindert, daß er wieder einmal pleite ist, verbringt Walker den Rest des Jahres 1968 im Studio, seinen Abschied vom "pop rat-race" herbeisehnend: "If you don't put out a single you are under pressure from the public who pressure my record company who pressure my manager who pressures me. That is the kind of tension which I can't abide and eventually it will be the thing that stops me." Trotzdem wird er Anfang 1969 von den Lesern des Disc & Music Echo zum "Top TV Artist (Male)" und zum "Top Male Singer (World)" gewählt und liefert eine der seltsamsten acceptance speeches der Geschichte ab: "You figure you've left it all behind you and then this happens. It's like a ghost rearin' up after you wherever you go. I figured about nine months ago some new meteorite would come along and wipe me from the face of the earth - but it didn't happen."

Als "Scott 3" schließlich fertig ist, wird offensichtlich, daß Walker seine Inspiration mittlerweile fast ausschließlich aus klassischer Musik zieht. Er besitzt 6 verschiedene Versionen jeder Symphonie von Beethoven, der neben Schostakowitsch und Brahms zu seinen Favoriten zählt.

Auf "Scott 3" stammen bereits 10 der 13 Songs aus seiner Feder, darunter "It's Raining Today",






"Copenhagen", "Rosemary", und sein persönlicher Favorit, "Big Louise".






"I tried to get close to Debussy or Delius", sagt Walker. "That fluttering feeling." Über dem ganzen Album liegt eine kristallklare Anderweltlichkeit, die es später zum Favoriten vieler Walker-Bewunderer machen wird. Der zunehmend experimentelle Ansatz sorgt Anfang 1969 jedoch für langsamere Verkäufe, die Walker wiederum als Scheitern interpretiert: "The melody lines were too long and people were puzzled and got bored halfway through. So 'Scott 4' is gonna be much harder and tighter."

In der Presse gibt es weitere Anzeichen dafür, daß die Liebesaffäre der Medien mit Scott Walker ihrem Ende entgegengeht. Schlagzeilen wie "Scott Walker hides away in a gloom-world" sind noch harmlosere Menetekel. Walker trennt sich von seinem langjährigen Manager Maurice King, erklärt, daß er von nun an unter seinem tatsächlichen Namen Scott Engel weiterarbeiten wird, und beginnt mit grimmiger Entschlossenheit die Arbeit an seinem masterpiece.




"'Scott 4' tried to link lyrics by Sartre, Camus and Yevtushenko to Bartok modal lines, but nobody noticed." - Scott Walker, 1976

"Scott 4" erscheint Ende 1969 und trifft auf komplette Apathie. Es ist das Album, mit dem Scott Walker schließlich zwischen alle Stühle fällt. Es enthält nur noch Eigenkompositionen. "Scott 4" findet keinen Platz in den Charts mehr, wird nach kurzer Zeit von der Plattenfirma aus dem Katalog genommen und gerät in Vergessenheit. Ende der 80er zahlen Sammler in England bis zu 40 Pfund für die LP. Für dogmatische Rockfans war, wie Chris Bohn 1981 schrieb, der Besitz einer Walker-Platte gleichbedeutend mit Pest. Das "Scott 4"-Trauma wird Walker ewig verfolgen; noch in "30th Century Man" beschreibt er den dunklen Begleiter all seiner Veröffentlichungen danach: "That's always in the back of my head: people are not gonna like it."

Walker gibt keine Interviews mehr zu "Scott 4", die den kommerziellen Mißerfolg vielleicht abgewendet hätten, er ist nicht mehr zu den Konzessionen und Kompromissen bereit, die der celebrity-Status verlangt.

In "30th Century Man" zu sehen: die lange Tirade von "14 ex-Scott Walker fans", die seinerzeit in Disc abgedruckt wurde.

Could the king have lost his crown?
Has this legend now lain down?
The lonely young long distance Walker
The avid Brel and Sartre talker
Don't underestimate our force
The end is nigh, you're way off course
Your reign is over - goodbye Scott
Face it man, you've had your lot!  

Traurig und bestürzt über die Ablehnung, auf die "Scott 4" stößt, zieht Walker nach Amsterdam, radelt an Kanälen entlang und lebt seine Liebe zu europäischer Kunst im Rijksmuseum ungestört aus. In den folgenden Jahren wird er ohne jeglichen Enthusiasmus, going through the motions, doch er hat Frau und kleine Tochter zu versorgen, einige uninspirierte Platten aufnehmen, deren Wiederveröffentlichung er bis heute verhindert. 1975 kommen die Walker Brothers noch einmal zusammen, haben mit "No Regrets" erneut einen Hit, veröffentlichen zwei minore Alben und machen dann aus ihrer letzten Chance 1978 das Album "Nite Flights", das jedem der drei Musiker Raum für seine eigenen Songs läßt. Was dieses Album bemerkenswert macht, sind die ersten vier Songs: die ersten Kompositionen Scott Walkers seit 8 Jahren.






Brian Eno nimmt diese Stücke mit nach Montreux, wo er mit David Bowie arbeitet: "Christ, you gotta listen to these. This is really going somewhere." Eno ist fasziniert von den "sensibilities that came from quite outside pop music", die Walker in den Pop-Song einbringt, und erklärt 28 Jahre später: "I have to say it's humiliating to hear this. It is! You just think, Christ, we haven't got any further." 

Mehr als einmal las ich über "The Electrician": "The most frightening song I've ever heard."

Sirrende Streicher: das Schöne ist der Beginn des Schrecklichen. "The Electrician" inszeniert den Dialog zwischen einem Folterer und seinem Opfer. "Baby it's slow / When lights go low / There's no help, no / If I jerk the handle, you'll die in your dreams / If I jerk the handle, you'll thrill me". Niemand hat erwartet, was auf einer Platte der Walker Brothers zum Thema wird: die US-Regierung unterstützte bis mindestens 1978 den Sicherheitsapparat oppressiver Regimes in Südamerika (vgl. Operation Condor) mit "technical support" - was u.a. hieß: Folterspezialisten ("Mechanics"). 

"... the track abruptly flies off at a tangent with a bank of strings and Spanish guitar playing the sweetest of melodies, completely at odds with the concept of violent interrogation. Unless, that is, Scott meant to portray the sadistic pleasure gleaned by the perpetrator, or perhaps the merciful release of the victim's death." (6)






Richtungsweisend, aber ohne jeden kommerziellen Erfolg, versinkt auch "Nite Flights" in Vergessenheit. Jahre vergehen mit Walkers way of disappearing, bis 1984 das für lange Zeit letzte Soloalbum erscheint, "Climate of Hunter". Hochgelobt von Kritikern, während die Legende geht, daß kein Album der Plattenfirma Virgin sich jemals schlechter verkaufte. In einem Radiointerview mit Alan Bangs sagt Walker, 6 Jahre seien vergangen "rather working towards what I call a silence where this could come to me rather than me force it. It was very important that it flowed to me rather than me trying to push it on." Und: "I don't like to talk too much about the process 'cause I don't really understand it." 

Während der Aufnahmen zu "Climate of Hunter", so Walkers Co-Produzent Peter Walsh, "melody was a closely guarded secret". Keiner der Musiker war über Melodielinien oder Texte informiert. Zum Saxofonisten Evan Parker sagt Walker: "I'm thinking about clouds of saxophone" und erwähnt Ligeti.






Nach "Climate of Hunter" 11 Jahre ominöse Stille. Britische Sonntagszeitungen fordern ihre Leser von Zeit zu Zeit auf, Scott Walker ausfindig zu machen. Dann "Tilt". "The first album from Scott Walker for 11 years", schreibt die Times im Mai 1995, "is a shocker." 

Brian Gascoigne, Walkers langjähriger Mitstreiter: "After three or four hours in the studio he is a basket case 'cause he lives the thing with such intensity of emotion." Walkers Stimme: haunted, distant, desolate.

Hector Zazou visualisiert Scott Walker allein im Weltraum: "The picture that I have - he's alone in a big space and he's singing with all his heart but there is nobody else around." 

Alison Goldfrapp empfindet Walkers Stimme auf "Tilt" als "beautiful and unpleasant at the same time", a voice that makes you feel embarrassed. Düster, trostlos, karg und hart, die musikalische Landschaft ist erschreckend. Schönheit "nur im Widersprüchlichsten gedacht und aufgeführt", und: "Indem das Unmögliche, fast Unanhörbare gesetzt wird, ist man eingesogen in dieses zerbrechlich geschichtete Monster von Platte (...) ein nicht kartographiertes Gebiet aus symphonischen Resten (...) bewegte Fragmentierung, gleitendes Zerfetztes. Nicht der Körper in gestückelten Teilen, sondern die Stimme, die Gedanken, die Gefühle in ausgeklügelten Fassungen von Fassungslosigkeit." (Jutta Koether / 7) Ein Song verwendet Worte aus dem Eichmann-Prozeß, ein anderer ("Farmer In The City") versetzt sich in die letzten Minuten des Filmregisseurs Pier Paolo Pasolini. Pasolini wurde mehrfach von seinem eigenen Wagen überrollt, am Steuer ein Strichjunge. 

"Walker's voice takes on a tone of total terror, and he strings together isolated images to create a bleak collage of sorrow and memory. By the time 'Farmer In The City' reaches its haunting, inevitable conclusion, it's clear what Walker has accomplished: The song is the sound of someone's life passing before his eyes." (magnetmagazine.com, 2006). 

Hector Zazou über die, wenn man so will, "Rhythmusgitarre" im Song "Tilt": "Listen here the guitar. There is something wrong with the guitar. The chord that you hear is perturbed by something else. And I was looking for the reason why, why this guitar sounds at the same time in tune and out of tune. How can it be, how could it be? I couldn't find it. This is a great idea. It's a detail but it makes all the piece."






Brian Gascoigne: "What he's after is the boundary between chords and dischords." Für eine englische Radiosendung sucht Walker Musik aus und spielt eine Aufnahme des Pianisten Arturo Benedetti Michelangeli direkt nach Nine Inch Nails.

Ian Penman über "Tilt":
"Walker schreibt auf ein seltsames, beschädigtes, schimmerndes Palimpsest einer Privatsprache; als ob Teile (die Teile, welche die Sicherheit enthalten, die Ausschmückung, Information und Erklärung bieten) von einem plötzlichen Unglück ausgewaschen oder abgenutzt wurden und Spuren aus merkwürdigen Anspielungen und wunderbaren Trugschlüssen zurückgelassen hätten. In jedem Song scheinen sich zwei gegensätzliche Impulse an die Gurgel zu gehen: zum einen die Notwendigkeit, eine schreckliche Wahrheit zu kommunizieren; zum zweiten die Notwendigkeit, das Grauen der Wahrheit nicht zu verraten, indem man ihr eine unwürdige Sprache gibt. (...) Was an 'Tilt' abstoßend sein mag, ist auch seine höchste Tugend: eine fast unerträgliche (und sicherlich unmodische) moralische und künstlerische Ernsthaftigkeit zu riskieren." (8) 

Walker in einem Interview 1995: "I've become the Orson Welles of the record industry. People want to take me to lunch, but nobody wants to finance the picture. I keep hoping that when I make a record, I'll be asked to make another one." 

Another one wird 9 Jahre später das radikale Klanggemälde "The Drift". Logik der Traum-Welt. Ein Poet und Komponist des Unbewußten. "I have a very nightmarish imagination. I've had very bad dreams all my life." Texturen statt Arrangements. Abstraktion von Emotion statt Ausdruck und Emphase, Walker versucht, personality zu exorzieren. Meta-Orpheus. "Ultimately it's just a man singing now." Kein goldener Walker-Bariton to tranquilize, sondern genuine terror. Fast nicht erträgliche Nähe, aus ungreifbarer Distanz. Raum für Stille, "and for language to emerge. You have to feel the phenomenon of the words coming out of silence almost." 

Worte über die an den Füßen aufgehängten, von einer aufgebrachten Menschenmenge geschändeten Leichen von Benito Mussolini und seiner Geliebten Clara Petacci. Ein weltbekannter Percussionist schlägt für "The Drift" im Studio auf eine Schweinehälfte ein: "Scott wanted the sound of punching flesh." (Walsh). 

"Jesse": "The song is a structural marvel. It opens with the same two chords that kick off 'Jailhouse Rock', but they've been radically detuned to sound sick and sorrowful. In the place where the song's two drum kicks belong, Walker whispers the word pow - first in the left channel, then in the right, mirroring the two jetliners striking the buildings in lower Manhattan." (magnetmagazine.com).





 
"By pulling it apart, we can understand how valuable language is, what a gift it is." - Scott Walker.

David Bowie: "I don't know anything. Who knows anything about Scott Walker?"

Im Dezember 2012 wird ein neues Album von Scott Walker erscheinen, betitelt "Bish Bosch". Hieronymus Bosch. Walker wird erneut als Scout für uns vorausgehen, um zu zeigen: This is where you can go.













III


Auf "Scott 4" läßt Walker ein Zitat von Albert Camus drucken, das aus dem Vorwort zu "Licht und Schatten" stammt: 

"A man's work is nothing but this slow trek to rediscover, through the detours of art, those two or three great and simple images in whose presence his heart first opened."

"Scott 4" war 1969 out of time und wird es immer sein.

Balladen, intoxicatingly beautiful, mit immer noch epischen Streicher-Arrangements, aber weniger überwältigend als früher, von mitfließender Gegenwärtigkeit, und überall lauert ein neuer Tonfall, ein neuer Klang, Akustik- und Countrygitarren, eine schabende Basslinie auf "The Old Man's Back Again", eine hingebungsvolle Truppe weiblicher Backgroundsängerinnen auf "Get Behind Me", alles wirkt weniger makellos, dafür intimer, und Walkers Charisma schwebt immer noch unfaßbar souverän über der Musik, aber auch lebhaft wie nie, leibhaftig wie nie, herzzereißend soulful, dann wieder Passagen, in denen die spannungsgeladene Beziehung zwischen der Musik, den Texten und Walkers Gesang eigenartig und verquer zu werden scheint, wenn sich Walkers Stimme unerwartet vom Geschehen distanziert wie in "Hero Of The War", als er die kryptische Mischung aus Sympathie und Ironie, mit der Walker das Heimgekommensein des schwerverwundeten Soldaten schildert, in einen so bizarren wie virtuosen Scatgesang ausklingen läßt. Message from experience: irgendwann weiß man, warum dieses scat outro da ist, aber man kann es nicht erklären. 

"Taken as a whole, the album sounds like a message from another dimension." (magnetmagazine.com) 

Wäre diese Platte eine Frau, würde man sie lieben für ihre Verkörperung von Intelligenz, grace, Schönheit und Tiefe unter der Schönheit, Unerklärlichkeit, Rätselhaftigkeit, Vieldeutigkeit, Poesie, für ihre Dramatik, für die Art, wie sie sich exponiert, allein auf weiter Flur, für das, was sie investiert, für ihren Mut, completely out of it zu sein - für ihre Einzigartigkeit. Weil sie heartbreakingly gorgeous and deliciously subversive ist. Weil sie manchmal zu intensiv ist. Weil sie dich aufnimmt wie einen Geliebten. Weil sie dich zum Weinen bringt und weil sie dich rettet. Wenn ich ankomme bei der Pforte des Turms am Ende der Welt und ein Heiligtum vorzeigen muß, habe ich "Scott 4" in der Hand.






 
 
"The Seventh Seal". Der Bergman-Film "Das siebente Siegel" umkodiert zum Songlyric, Walker als Beobachter dem Ritter auf den Fersen, der alles auf das Schachspiel mit dem Tod setzt. Existentialistisches Mittelalter, apokalyptische Stimmung, ein Chor wie aus der Unterwelt, der immer lauter wird, die Pest wütet, Gott schweigt. Ein Davonstürmen im Sound, wie um dem Tod zu entkommen, treibendes Arrangement mit Morricone-Anklängen, der Unausweichlichkeit entgegen, unheimliche Bildersprache von dramatischer Eindringlichkeit, Walker singt Avantgarde-Anti-Pop mit bitterernster Anmut.


"On Your Own Again". Der Moment, in dem Walker sich fallenläßt bei "far behind like our love", das ganze Arrangement dann ansteigt. Die Streicher nach jeder Zeile von "You're on your own again / And you're your best again / That's what you tell yourself": berührt vom Zauber des Unwiederbringlichen. Die letzte herzzerreißende Zeile erinnert an den Anfang der verlorenen Liebe: "Except when it began I was so happy, I didn't feel like me." Ally Davids auf amazon.co.uk 2002: "On Your Own Again, the second track, doesn't even last two minutes, yet manages to convey more emotion than Coldplay will probably manage in their whole career." 


"The World's Strongest Man". Ein Song durchdrungen von Licht, Wärme und Sanftheit, ein Bekenntnis zu Liebe und Verletzlichkeit in einer Art straightem Impressionismus. Walker steht vor den Wellen (aus Streichern und Hammondorgel) zwischen Verlust und glücklichen Erinnerungen, mit Bedauern und doch Hoffnung.


"Angels Of Ashes". The Angels of Ashes will give back your passions again and again. Their light shafts will reach through the darkness and touch you, my friend. They'll fly in a mind dance and blind you with wings wrapped in flame. If you're down to an echo they just might remember your name. In the unbroken darkness where emptiness empties alone. There's no starting or stopping where there is no right or no wrong. Well that's all right for some who can hang the absurd on their wall. If your blind hands can't grope through these measureless waters, you'll fall. You've been following patterns and fleeting sensations too long. And the fullness that fills up the pulse of durations is gone. Let the great constellation of flickering ashes be heard. Let them burn with a fire, all it takes to confess is a word, just a word. I can recommend angels, I've watched as they've made a man strong, oh so strong. If your humbleness shows then I'm sure that they'll take you along. You can tell them who sent you, it might help to get you above. You can say that he laughed, and he walked like Saint Francis with love.
Orphisches Wissen. Für die innersten und ureigensten Regionen des Selbst. Begegnung mit dem Vergessenen. Traumgleiches Leuchten. 


"Boy Child". Alison Goldfrapp erzählt in "30th Century Man", wie sie den Song zum ersten Male hörte: "I was completely like: --- "
Beyond any rational explanation, was Walker in diesem Song macht, wie er in ihm das Mondlicht einfängt. Ally Davids: "Boy Child is, in my opinion, the peak of music itself, the best song ever written, across any musical medium in any time, period. Beautiful lyrics, and a tune that I would be quite happy to listen to for the rest of my life."
Oft genug aus diesem Song erwacht, um in die Welt eines Romans zurückzukehren. Wenn du in den Nachtwinden hinter mirrors dark and blessed with cracks gestanden hast, fügen sich alle Fragmente zusammen. Für immer. 


"Hero Of The War". Vietnam und die Kriegsfolgen, Musterbeispiel für die Schonungslosigkeit im Wohlklang, rasiermesserscharfe Schilderung der Heimat, die keine mehr ist, lange vor "The Deer Hunter" oder Springsteens "Born In The USA". Der junge Mann im Rollstuhl, nur noch mißverstandenes Symbol, aber kein Mensch mehr, zu dem seine Umgebung eine echte, helfende Beziehung aufbaut, auch "the girl next door" kommt nicht mehr: "Once you couldn't keep that whore from hanging round". Easy Listening ist nur eine List des Uneasy Listening: Zeilen, die einen Zug in den Schienen aufhalten. 


"The Old Man's Back Again". Die zerstörten Träume des Prager Frühlings 1968, bittere Abrechnung mit dem todbringenden "Old Man" - dem Geist Stalins. "I've seen a hand, I've seen a vision / It was reaching through the clouds to risk a dream / A shadow crossed the sky / And it crushed it to the ground just like a beast." Dann beantwortet Walker, eigentlich left-wing, gewissermaßen die Frage "Ist der Existentialismus ein Humanismus?", indem er Schlaglichter wirft auf die Schicksale Einzelner, auf entsetzte Gesichter junger Frauen, alter Frauen, zuletzt aber auch auf einen Soldaten, der im Regen steht, "Devoured by his pain / Bewildered by the faces who pass him by / He'd like another name, the one he's got's a curse, these people cry / Why can't they understand / His mother called him Ivan, then she died". 
Grollender, rumorender Bass, die Streicher wehmütig, dann wieder, als wollten sie Stichwunden hinterlassen, quasi-russischer, aber geisterhafter Chor im Hintergrund. Bowie: "That bass is extraordinary."


"Duchess". Nachdem Walker unendlich feinfühlig gerade eines der traumhaft schönsten Liebeslieder ever gesungen hat, diese Mikrosekunde Zögern vor: "I'm lying... she's crying."

It's your bicycle bells and your Rembrandt swells
Your children alive and still breathing
And your look of lost when you're coming across
Makes me feel like a thief when you're bleeding

Duchess Duchess
Light up your candles for me
Duchess Duchess
Put all your love back in me
I come listening, I touch, touching

With the Persian sea running through your veins
You shed your names with the seasons
Still they all return with their last remains
And they lay them before you like reasons

With your shimmering dress, it says no, it says yes
It says I've nothing left for concealing
It's your shiftless flesh and your old girl's grace
It's your young girl's face that I'm breathing

Duchess Duchess
Light up your candles for me
Duchess Duchess Duchess
Put all the love back in me

I'm lying... she's crying 


"Get Behind Me". Für die Sehnsucht, "to rediscover ... those two or three great and simple images in whose presence his heart first opened", gibt es no thresholds at all in Raum und Zeit: "There's no noise high above us / As the moon turns in space / Just the face of a lady / Who we loved for her grace." Und: "Set us free of this being / So we'll be once again / So we won't feel the gravity of time / And the face in the faces / Of the loves we move through / Reappears in original design". Atemberaubend, mit welch erhabener Ernsthaftigkeit die Streicher nach dem Refrain Walker zu jeder Strophe zurückholen. 


"Rhymes Of Goodbye". Musikalisch zunächst von Dylanesker Simplizität, bis Streicher und Bläser im Hintergrund das Universum öffnen. Diesen Song sehr laut durch die Lautsprecher donnern lassen, erleben, wie Walkers Stimme diese Musik dominiert, wie sie das Universum ausfüllt. "The rhymes of a woman's / A river that never ends."



1 Christian Storms: Endspiel, Interview mit Scott Walker, SPEX 1995
2 Mike Watkinson & Pete Anderson: Scott Walker, A Deep Shade Of Blue, London 1994, 81
3 A Deep Shade Of Blue, 105
4 A Deep Shade Of Blue, 109
5 A Deep Shade Of Blue, 112
6 A Deep Shade Of Blue, 197
7 Jutta Koether über "Tilt", SPEX, 1995
9 zitiert in: Storms, Endspiel















There is only one Scott Walker, the rest of us can just watch from the sidelines. - Marc Almond








P.S. Dieser Artikel erschien zuerst im Oktober 2012 auf Antirat. Scott Walker verstarb im März 2019 - an meinem Geburtstag.